Лучший ответ

Ответы

    1.  0 0

    Мудильник 6 (5788)1343 12 лет  

    Импрессионизм

    1.  0 0

    Лимонс 7 (31418)765160 12 лет  

    Как исторический период и стили между собой связаны???

    1.  0 0

    Srh 4 (1944)139132 12 лет  

    Тут все зависит от страны. Лион А исторический период и стили все таки связаны )

    1.  0 0

    night vulf 8 (101058)632651306 12 лет  

    ренессанс-ранний.

Похожие вопросы

  • Кто знает 5 стилей зданий в Риге? ( древних зданий, типо в стиле Барокко, Романтизма и т.д. )
    Церковь Святого Петра, Домская церковь - готический стиль


    Малая гильдия образовалась в Риге в середине 14 века, ее покровителем был Иоанн Креститель. Гильдия объединила ремесленников. В этом время было построено первое здание гильдии. Нынешнее здание Малой гильдии было построено в 19 веке в неоготическом стиле по проекту архитектора Иоганна Даниэля Фельско. В 2000 году прошла реновация и реставрация здания.

    Столетие назад Ригу, как и другие города Европы, удивлял вдохновленный глотком творческой свободы и чрезмерной роскошью стиль архитектуры и жизни – югендстиль.Учась у природы, радуясь охапкам цветов, орнаментам, изогнутым плавным линиям, восхищаясь античной красотой, фантазируя о сфинксах, грифах и сторожевых псах, югендстиль сделал Ригу красивее, таинственнее и вызывающее.

    Это орнаментальный стиль, опирающийся на изогнутые линии, асимметрию в композиции и нерегулярные линии в ритмах, главные мотивы – природа, перекликание с античным искусством и мифологией.В архитектуре югендстиль выражается функциональностью строений и богато декорированным фасадом, это достигается всеми возможными строительными средствами: от формы оконных и дверных проемов, эркеров, до рельефов, скульптур, орнаментальных линий или полей, витражей. Однако важен для стиля не только парадный фасад, а общий образ, поэтому «архитектура югендстиля» означает и интерьер, форму столовых приборов и даже гардероб обитателей.

    В Риге около 800 зданий в стиле модерн, большинство из них сконцентрировано в центре Риги, а именно на улице Альберта и в так называемом  тихом центре, или посольском районе, где достойна внимания каждая постройка.

    Архитектура Art Nouveau в Риге.
    Становление стиля Art Nouveau в Риге совпадает с беспрецедентным периодом процветания и стремительного роста населения города. В течение нескольких лет были воздвигнуты более 100 многоэтажных каменных домов. Неповторимый облик центрального района Риги сложился в начале  двадцатого столетия. К 1904-му году эклектичные здания, характерные для архитектуры конца 19-го века, полностью исчезли. Примерно 40% всей застройки рижского центра представляют собой образцы стиля Art Nouveau, и это намного больше, чем в каком бы то ни было другом городе мира.
    ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ Art Nouveau
    Подчёркнуто декоративное оформление фасадов, независимое от пространственной формы здания, характерно для архитектуры Art Nouveau. Есть дома, основная архитектоническая композиция которых – регулярные ритмы, изобилующие украшениями поверхности -  делает их очень похожими на строения, характерные для эклектизма 19-го века. При этом, однако, их отличают новые мотивы в орнаменте – напряжённые, чёткие линии, геометрические фигуры или стилизованные изображения растений, маски, вытянутые пропорции и т.п. Эти эклектические декоративные тенденции появились на ранних этапах формирования стиля Art Nouveau, и в Риге не так уж много примеров таких зданий. Наиболее типичным воплощением  эклектически-декоративного стиля  стали дома, построенные на улице Альберта и по соседству с ней по проектам М.Эйзенштейна, а также несколько зданий, архитекторами которых являлись Х.Шелс, Ф.Шефелс, Р.Цирквицс, Я.Алкснис и др.

    ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ Art Nouveau
    Это одно из наиболее характерных формальных течений  в рижской архитектуре Art Nouveau. Оно получило распространение после 1906-го года, когда романтические стилизованные мотивы стали постепенно исчезать с фасадов домов, уступая место подчёркнутым вертикальным элементам, формирующим художественный образ здания. К упомянутым вертикальным элементам относятся выделенные эркеры и рельефы, узкие плоские вертикальные выступы на поверхности стены, продолженные ввысь на несколько этажей. Декоративные орнаменты, расположенные между этажами, полностью подчинены основным архитектурным формам фасада, подчёркивая при этом общий вертикальный ритм композиции. Более трети всего богатого и разнообразного архитектурного наследия Art Nouveau в Риге  представлено зданиями, воплощающими «перпендикулярный» стиль. В некоторых районах города такие строения доминируют полностью и определяют облик окружающей городской среды (ул. Бривибас, ул. Гертрудес, ул. Александра Чака и др.). Чаще всего это работы таких архитекторов, как Я.Алкснис, Э.Лаубе, Б.Биленштейнс, О.Барс, Р.Мандельштам и др.
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОМАНТИЗМ

    Данное направление Art Nouveau отражает попытку рижских зодчих разработать отличный от других латышский стиль в архитектуре. Главным источником вдохновения для представителей этой тенденции, получившей своё развитие в период между 1905-м и 1911-м годом, стали традиционная деревянная архитектура и  народное декоративно-прикладное искусство. Латышские архитекторы придавали особое значение использованию природных местных строительных материалов. Зданиям, построенным в стиле национального романтизма присущи нарочито тяжеловесные формы, благородная монументальность, подчёркнутая крутизна крыш, скошенные верхние части оконных проёмов и элегантные орнаменты с этнографическими мотивами, которые использовались весьма осторожно и иногда преображались, принимая пластичные, округлые очертания, характерные для эстетики  Art Nouveau. Для композиционно-художественных решений в данном стилевом направлении также характерно было применение открытых конструктивных элементов, поддерживающих детали фасада (металлических консолей, балок и карнизов). Почти каждое третье или четвёртое здание этой эпохи может быть в большей или меньшей степени причислено к образцам архитектуры национального романтизма. Самыми выдающимися мастерами, развивашими эту стилистическую тенденцию были Э.Лаубе, К.Пекшенс, А.Ванагс, А.Малвесс. Национальный романтизм проявился также в работах архитекторов из числа балтийских немцев.
  • Кто был представителем музыки эпохи барокко?
    Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Антонио Вивальди, Клаудио Монтеверди.
  • Наука в эпоху барокко
    наука была.  вот что я знаю.
  • Стиль Барокко(вн)
    Дубровник. Церковь в стиле барокко.    
    Барокко (от итальянского barocco – «причудливый, вычурный») – один из самых пышных и красочных стилей – зародился в конце XVI века в Италии. При его оформлении базисами послужили стилистические каноны эпохи Возрождения и постулаты античного искусства, сдобренные изысканностью форм, блеском позолоты и лакировкой декора.

    Пышность и помпезность барокко как нельзя лучше соответствовали стремлению сильных мира сего продемонстрировать свое величие и богатство. Поэтому вскоре барокко распространился по всей Европе. Во Франции он надолго стал официальным королевским стилем, обозначая некоторыми стилистическими изменениями сроки правления монархов (от раннего барокко до позднего барокко Людовика XV).      В дизайне интерьера Барокко стремится к величию и пространственному размаху.
    Мебель в стиле барокко была призвана не столько для комфорта, сколько для украшения пространства помещений. В мебельных силуэтах того времени прослеживалось стремление обыграть античные архитектурные формы (колонны, архитектурные декоративные элементы). Однако в отличие от академизма античных линий, барокко проповедовал энергичные, криволинейные силуэты, изогнутые поверхyости. Мебель изобиловала яркими, запоминающимися деталями, которые имели античные корни.
    Пышное, патетическое барокко было призвано прославлять абсолютную власть монарха и возвеличивать церковь. Родителем стиля барокко можно по праву считать античный стиль. Не отставали и архитекторы-градостроители. Они стали строить пышные дворцы и виллы, окруженные грандиозными парками. Каждое растение в них «знало свое место». Деревья и кусты стригли в виде конусов, овалов; цветочным клумбам придавали форму причудливых завитков. Блестящим примером барочного ансамбля является Версальский Дворец. Французское барокко наиболее изящно. Его формы не просто пышные, а роскошные, величавые, своеобразные.     Стены богатых дворцов затягивали дорогими тканями, украшали лепниной или резным деревом. В личных покоях любили вешать на стены шикарные гобелены. Потолки расписывали искусные живописцы. Самыми популярными барочными цветами интерьера были белый в сочетании с золотым. Модны были цветочные орнаменты. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Поверхность мебели и предметов интерьера теряет свою гладкость и становится шершавой, выпукло-вогнутой, сверху покрытой лаком.
    В практику мебельщиков широко входит фанерование и техника деревянного набора. Вместо дуба все чаще для изготовления мебели используется мягкий орех, более пригодный для резьбы и полировки. Дерево обыкновенно сплошь покрывали позолотой. В качестве декора применяли бронзовые позолоченные накладки. По мере развития нового стиля осваивались такие отделочные материалы как слоновая кость, черепаший панцирь, фарфор, перламутр, зеркало, каменная мозаика.
    Мебель для сидения – стулья, кресла, диваны – утратила прямые формы, в частности, изменились ножки. Они стали изогнутыми, что придало мебели легкость. Саму мебель обивали дорогими тканями, декорировали позолотой и бахромой. В эпоху барокко появляются первые мебельные комплекты и входят в обиход шезлонги, кресла с сильно отогнутой спинкой и удлиненным сиденьем для вытянутых ног. Диваны напоминают несколько соединенных друг с другом кресла. Их обивка была яркой, из богатой декоративной ткани. Верхний край спинки дивана делали волнистым.
    Столы эпохи барокко покрывали массивной столешницей из цветного мрамора или мозаики. Форма их могла быть любой, но самыми модными считались круглые и прямоугольные столы. Особенно замечательны ножки барочных столов – богато инкрустированные, в виде женских фигур или с головами львов и баранов, поддерживающих столешницу. Края столов украшались богатой резьбой и инкрустацией. Очень популярны были и консоли на двух ножках. Консольные столики ставили у стены. Они носили чисто декоративный характер. Над консолью устанавливали зеркало.     Кровать в эпоху барокко была одним из наиболее пышно убирающихся предметов интерьера. Гостей часто принимали лежа в постели, поэтому постепенно кровать приобрела форму шатра с обилием занавесей, драпировок и украшений.

    Кабинеты и секретеры украшались резьбой и изысканной отделкой. Еще одна новинка в мебельном деле – комод с выдвижными ящиками. Большое распространение получили напольные часы, украшенные бронзой, витрины, постаменты для скульптур, двухстворчатые шкафы. Точеные ножки крепко держали массивную мебель. Необходимым предметом любой спальни стал и туалетный столик со стоящим на нем большим зеркалом.

    Стиль барокко отражал веяния своей эпохи. Это величие монаршей и аристократической власти, выраженной в величественной архитектуре, пышной отделке интерьеров, позолоченной мебели, блеске и роскоши образа жизни. В бесконечных завитках, массе драгоценных материалов была заключена власть. Теперь стиль барокко ассоциируется с музейным стилем. Жить в такой обстановке тяжело – слишком давит обилие позолоты и орнаментов.
    И хотя галантный век давно минул, пышность и роскошь барокко нашли ценителей и среди наших современников. Дворцовая мебель барокко до сих пор осталась для массового сознания наиболее "роскошными" и представительными художественными стилями дворцовой мебели.  Архитектурный стиль барокко.    
  • Напишите какои нибудь интересный факт о барокко?
    В эпоху Барокко народ стал менее суеверным, и больше времени уделял развлечениям:
    Вместо паломничеств — променад (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров — «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий — театр и бал-маскарады. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков).
    Р.Декарт сказал тогда:
    Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет математическое выражение.
    Это ещё раз говорит, о том, что люди стали больше задумываться о реальности вещей.
  • кто-нибудь ,из вас , писал работу о барокко или рококо ?
    Да, еще в школе, но сейчас не вспомню
  • Что такое "Латгальский барокко"?
    Архитектура церковных зданий Латгалии отличается от других районов Латвии и контрастностью масштабов. Для латгальского барокко характерны или гигантские костелы кафедрального типа, или же маленькие, интимные часовни. В плане латгальские костелы обычно представляют собой прямоугольные трехнефные базилики, крытые крестовыми или цилиндрическими сводами с парусами. Средний неф при этом значительно выше боковых, алтарная часть нередко не выделяется в качестве отдельного тектонического элемента. Этот основной тип включает два варианта. Первый и наиболее распространенный имеет две башни с декоративным щипцом между ними.


    В Даугавпилсе сохранилось немало строений начала прошлого века. Они были выполнены в уникальном стиле, который характерен закругленными оконными проемами, многочисленными украшениями и использованием элементов церковной архитектуры. Данный стиль даже название получил соответствующее – «латгальское барокко».


    Все постройки в историческом центре города относят к «Латгальскому барокко» — здания отличает своеобразная форма и фасады из красного кирпича с различными элементами украшений. Например, здание городского краеведческого музея с ажурным узором на своде парадных дверей, которое было построено во 2 половине 19 века с использованием разноцветных изразцов.

  • Каким был Идеал Женской красоты в эпохи Барокко,Рококо и Ампир?
    В эпоху барокко ( примерно конец 16 - 17-й век ) на смену естественности в понятиях о женской красоте приходят театральность и стилизация .Родоначальником такого подхода был французкий король-солнце Людовик XIV , чья придворная мода фактически диктовала правила остальному свету .Женское тело в период барокко, как и ранее, должно быть «богатым» с «лебединой» шеей, широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но талия теперь должна быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из китового уса. К тому же, корсет выполняет еще одну функцию – он зрительно поднимает грудь, обычно почти открытую смелым декольте.Ноги женщин продолжают скрываться под юбкой, держащейся на обручах и достигающей значительной ширины. Пышная, вычурная одежда надолго становится одним из основных элементов женской неотразимости.

    Эпоха рококо наступила в начале 18 века и идеал женской красоты снова изменился . Женщина должна была напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Торжественную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. При этом театральность и неестественность никуда не уходят – напротив, достигают своего пика. И мужчины, и женщины приобретают кукольный облик. Красавица эпохи рококо имеет узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контрастирует с огромной округлой юбкой. Декольте увеличивается, а юбка несколько укорачивается.Большое внимание уделяется нижнему белью.В моду входят чулки, а нижняя юбка богато украшается.Скромность вызывала лишь насмешки: раз девушка стыдится – значит нечем похвалиться.

    Стиль ампир зародился примерно в конце этого периода в Англии .В основу было взято подражание древнегреческой моде.В моде начинался классицизм. Вскоре и Французская Революция в своей ненависти ко двору Марии Антуанетты вместе с королевской властью начала ликвидировать засилье париков, мушек, корсетов и румян. В моду снова стала входить естественность. Ярко краситься считается теперь дурным тоном, поэтому в декоративной косметике используются только естественные тона. Иногда косметического эффекта пытались достичь еще более естественными способами: если требовалась бледность – дамы пили уксус, если румянец – ели землянику. На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения. Считается, что чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшениях.
    Подражание античной одежде (в основном хитону и пеплосу) изменило и силуэт женщины. Платье приобретает ясные пропорции и плавные линии.Основной одеждой модниц стал белоснежный шмиз – полотняная рубашка с большим декольте, короткими рукавами, зауженная спереди и свободно обволакивающая фигуру внизу. Пояс переместился под самую грудь,белизна и нежность рук во времена ампира весьма ценились.
    Ампир был одним из последних ярко выраженных стилей с четкими канонами моды.
  • А что Вы понимаете под Романтизмом?
    Вобщето романтизм это-направление в искусстве,литературе
    А то,что вы тут перечислии это-Романтика скорее
  • Кто являлся представителем романтизма в живописи в Европе 20-30-х годов 19 века?
    Романтизм как направление в живописи сформировался в Западной Европе еще в конце XVIII в. Своего расцвета романтизм в искусстве большей части западноевропейских стран достиг в 20–30-х гг. 19 столетия.
    Сам термин «романтизм» берет начало от слова «роман» (в 17столетии романами именовали литературные произведения, написанные не на латыни, а на происходящих от нее языках — французском, английском и др.). Позднее романтическим стали называть все непонятное и загадочное.
    Как явление культуры романтизм сформировался из особого мировосприятия, порожденного итогами Великой французской революции ...


    В изобразительном искусстве Р. наиболее ярко проявился в живописи и графике, менее отчётливо — в скульптуре. (В архитектуре Р. получил слабое отражение, повлияв главным образом на садово-парковое искусство и архитектуру малых форм, где сказалось увлечение экзотическими мотивами, а также на направление т. н. ложной готики (См. Ложная готика).) В конце 18 — начале 19 вв. черты Р. в разной мере уже присущи: в Англии — живописным и графическим произведениям швейцарца И. Г. Фюсли, в которых сквозь классицистическую ясность образов нередко прорывается мрачный, изощрённый гротеск; живописи и графике (а также поэзии) У. Блейка, проникнутым мистическим визионерством; в Испании — позднему творчеству Ф. Гойи, исполненному безудержной фантазии и трагического пафоса, страстного протеста против феодального и национального гнёта и насилия; во Франции — приподнято-взволнованным портретам, созданным Ж. Л. Давидом в период Великой французской революции, ранним напряжённо-драматическим картинам и портретам А. Ж. Гро, пронизанным мечтательным лиризмом (порой экзальтацией образов) работам П. П. Прюдона и противоречиво сочетающим романтические тенденции с академическими нормами произведениям А. Л. Жироде-Триозона и Ф. Жерара.
             Наиболее последовательная школа Р. сложилась во Франции в период Реставрации и Июльской монархии в упорной борьбе с догматизмом и отвлечённым рационализмом официального искусства академического Классицизма. Основателем романтической школы явился Т. Жерико, смелый новатор в живописи, в творчестве которого всё более нарастали протест против окружающей действительности и стремление откликаться на исключительные события современности; признанным главой школы с 1820-х гг. стал Э. Делакруа, создавший ряд картин, проникнутых революционным пафосом, особенно полно и ярко воплотивший тяготение Р. к большим темам, эмоциональной насыщенности образов, поискам новых выразительных средств живописи. К ним примыкали А. Г. Декан, пейзажисты Ж. Мишель и П. Юэ, скульпторы П. Ж. Давид д'Анже, А. Л. Бари и Ф. Рюд. Отвергая в настоящем всё обыденное и косное, обращаясь только к кульминационным, драматически острым моментам современной истории, французские романтики находили темы и сюжеты в историческом прошлом, легендах и фольклоре, в экзотической жизни Востока, в произведениях Данте, Шекспира, Байрона, Гёте — создателей монументальных образов и сильных характеров. В портрете главным для романтиков было выявление яркой индивидуальности, напряжённой духовной жизни человека, движения его мимолётных чувств; отголоском человеческих страстей становится и романтический пейзаж, в котором подчёркивается мощь природных стихий. Отстаивая неограниченную свободу творчества, его раскрепощение от академических канонов, романтики стремились придать образам мятежную страстность и героическую приподнятость, воссоздать натуру во всех её неожиданных и неповторимых проявлениях, в напряженно-выразительной взволнованной художественной форме. Классицистическому «подражанию природе» и следованию античным образцам они противопоставили принцип преображения реальности, творческую активность художника, создающего новую, прекрасную и истинную реальность. В противовес классицизму, романтики придавали композиции повышенную динамику, объединяя формы бурным движением и, прибегая к резким объёмно-пространственным эффектам, использовали яркий, насыщенный колорит, основанный на контрастах света и тени, тёплых и холодных тонов, сверкающую и лёгкую, нередко обобщённую манеру письма. Французские романтики сделали более массовым искусство графики, создав новые гибкие формы в литографии и книжной ксилографии (Н. Т. Шарле, А. Девериа, Ж. Жигу и др.). С романтической школой связано и демократическое в своей идейной основе творчество крупнейшего графика-карикатуриста О. Домье, на живопись которого Р. повлиял особенно сильно. Разрыв между высокими идеалами и будничной жизнью, идеализация далёких от повседневности явлений, подчёркнутый индивидуализм мировосприятия, склонность к театрализации мотивов, свойственные Р. в целом, нередко переходили в трагический пессимизм, апологию средневековья, крайне субъективную окраску образов и их мелодраматическую патетику. Консервативные тенденции Р., порой приводившие к открытому культу монархии и религии, нашли проявление в творчестве многих французских романтиков (Э. Девериа, А. Шеффер и др.) и повлияли также на Ж. О. Д. Энгра, лидера враждебного Р. позднего классицизма, и его учеников (Т. Шассерио и др.). Особенно многочисленны были художники, придерживавшиеся «золотой середины» и эклектически соединявшие романтические принципы с академизмом, трактовавшие романтическую тематику в поверхностно-эффектном салонном и академическом духе (П. Деларош, О. Берне, Э. Месонье и др.). Романтическими веяниями по-разному было захвачено раннее творчество представителей реализма во французском искусстве — живописцев К. Коро, Т. Руссо, мастеров барбизонской школы (См. Барбизонская школа), Г. Курбе, Ж. Ф. Милле, Э. Мане, скульптора Ж. Б. Карпо; мистицизм и сложный аллегоризм, подчас присущие Р., нашли преемственность в символизме (Г. Моро и др.); характерные черты Р. вновь проявились в неоромантических тенденциях Постимпрессионизма.
             Ещё более сложным и противоречивым было развитие Р. в Германии. Ранний немецкий Р., которому свойственны повышенный интерес ко всему остро индивидуальному и неповторимому, меланхолически-минорная тональность эмоционального строя и как бы отстраненность образов, мистико-пантеистические настроения, связан главным образом с поисками в области портрета, аллегорических композиций (Ф. О. Рунге) и пейзажа (австриец И. А. Кох и К. Д. Фридрих). Религиозно-патриархальные идеи, стремление возродить религиозный дух и стилистические особенности итальянской и немецкой живописи 15 в. питали творчество так называемых назарейцев (См. Назарейцы) (Ф. Овербека, Ю. Шнорра фон Карольсфельда, П. Корнелиуса и др.), чья позиция стала особенно консервативной к середине 19 в. Для художников дюссельдорфской школы (См. Дюссельдорфская школа) (А. Ретель, В. Шадов, К. Ф. Зон, Т. Хильдебрандт и др.), в известной мере близкой Р., были характерны, помимо воспевания средневековой идиллии в духе современной романтической поэзии, поверхностная сентиментальность и сюжетная занимательность. Влияние Р. затронуло и творчество представителей Бидермейера (австриец Ф. Вальдмюллер, И. П. Хазенклевер, Ф. Крюгер), а также К. Блехена. С середины 19 в. линия немецкого Р. продолжалась, с одной стороны, в помпезной салонно-академической живописи В. Каульбаха и К. Пилоти, а с другой — в жанрово-повествовательных, камерных по звучанию работах Л. Рихтера, К. Шпицвега и австрийца М. Швинда. Так же, как и во Франции, поздний немецкий Р. (в большей мере впитавший здесь черты Натурализма, а затем «Модерна») к концу. 19 в. сомкнулся с Символизмом (творчество швейцарца А. Бёклина, Х. Томы, Ф. фон Штука и М. Клингера).
             В Англии в 1-й половины 19 в. известной близостью к французскому Р. и вместе с тем самобытностью отмечены пейзажи Дж. Констебла и Р. Бонингтона, романтической фантастикой и поисками новых выразительных средств (близких в будущем импрессионизму) — пейзажи У. Тёрнера. Религиозно-мистическими настроениями, привязанностью к культуре средневековья и Раннего Возрождения, тяготением к литературным реминисценциям, а также надеждами на возрождение ремесленного труда отличалось позднеромантическое движение прерафаэлитов (См. Прерафаэлиты) (Д. Г. Россетти, Дж. Э. Миллес, Х. Хант, Э. Берн-Джоне и др.), повлиявшее как на социально осознанное творчество У. Морриса, так и на мистико-символическую живопись Ф. Уотса и сложение стиля «модерн» (О. Бёрдсли и др.).

    Эжен Делакруа  Эжен Делакруа
    "Клеопатра и крестьянин"
    1838 год
    Фердинанд Виктор Эжен Делакруа, знаменитый французский художник и график, продолжатель традиций романтизма, сложившихся в творчестве Жерико, родился в 1798 г. Не окончив образование в императорском лицее, в 1815 г. Делакруа поступает на обучение к известному мастеру Герену. Однако художественные методы молодого живописца не соответствовали требованиям учителя, поэтому спустя семь лет юноша покидает его.
    Учась у Герена, Делакруа много времени уделяет изучению творчества Давида и мастеров живописи эпохи Возрождения. Культуру античности, традициям которой следовал и Давид, он считает основополагающей для развития мирового искусства. Поэтому эстетическими идеалами для Делакруа были произведения поэтов и мыслителей Древней Греции, среди них особенно высоко художник ценил сочинения Гомера, Горация и Марка Аврелия.

    Теодор Жерико  Теодор Жерико
    Две почтовые лошади
    1823 г.
    Теодор Жерико, великий французский живописец, скульптор и график, родился в 1791 г. в Руане в состоятельной семье. Талант художника проявился в нем довольно рано. Часто, вместо того чтобы присутствовать на занятиях в школе, Жерико сидел в конюшне и рисовал лошадей. Уже тогда он стремился не только перенести на бумагу внешние черты животных, но и передать их нрав и характер.
    Окончив лицей в 1808 г., Жерико становится учеником известного в то время мастера живописи Карла Верне, который славился умением изображать на полотне лошадей. Однако стиль Верне не понравился молодому художнику. Вскоре он оставляет мастерскую и поступает на обучение к другому, не менее талантливому живописцу, чем Верне, П. Н. Герену. Обучаясь у двух знаменитых художников, Жерико тем не менее не стал продолжателем их традиций в живописи. Его настоящими учителями скорее всего нужно считать Ж. А. Гро и Ж. Л. Давида.

Рейтинг@Mail.ru Top.LV PULS.LV Professional rating system